12 diciembre 2006

John Lennon - Anthology Box Set

Uno de los grandes iconos musicales de todos los tiempos. A su innegable genialidad como intérprete y compositor y una carismática personalidad se le une su notoria prominencia social y política, significada por los mensajes de paz, concordia y amor en una honesta, emocional, visceral e íntima proyección personal. John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool (Inglaterra), hijo de Julia Stanley y de Fred Lennon, un marinero que se pasaba largas temporadas en alta mar y que no vio a su retoño hasta cinco años después de su nacimiento, cuando éste ya vivía con su tía Mimi (Mary Smith) y su tío George en el 251 Menlove Ave de Woolton, tras ser requeridos para el cuidado del niño por Julia, quien, de naturaleza más libertina que su hermana, se sentía incapaz de criar a su hijo y más con la presencia de su nuevo acompañante, John Dykins. Cuando regresó a Liverpool, Fred llegó con la intención de marcharse con su retoño a Nueva Zelanda, hecho que fue impedido por Julia, quien devolvió la custodia a su hermana Mimi. Con una estricta educación por parte de sus tíos el pequeño John se manifestó como un muchacho rebelde prestando poca atención a los estudios y dedicándose principalmente al dibujo, habilidad que impulsó en un tiempo posterior a su tía Mimi a pedirle una carta de recomendación al director de la Quarry Bank Grammar School para que pudisese ingresar en la Liverpool Art College. A partir de mediados de los años 50 el joven John Lennon comenzó a escuchar música con ahínco, devorando skiffle y rock’n’roll y admirando a gente como Elvis Presley, Lonnie Donegan, Buddy Holly, Chuck Berry o Carl Perkins. La ilusión del adolescente de Liverpool era imitar a sus ídolos e intentar formar una banda. Tenía que conseguir una guitarra. Su tía Mimi le compraría una de segunda mano. Cuando su tío George, al que John estaba muy unido, falleció en 1955, Julia pasaba mucho más tiempo con su hijo. John, a pesar del distanciamiento, admiraba a su madre y su manera de ser, mucho más permisiva que su tía Mimi. Además le enseño a interpretar el viejo banjo del abuelo, aprendiendo a tocar el tema de Buddy Holly “That’ll be the day”. En esta feliz época de reconciliación entre madre e hijo sucedería un hecho trágico que desolaría a John. Su madre Julia fallecería en 1958 a causa de un atropellamiento realizado por un policía que conducía en estado de embriaguez. En 1955 Lennon formaría su primer grupo de skiffle, The Blackjacks. Tras una semana se cambiarían el nombre por el de The Quarrymen, apelativo derivado de la escuela Quarry Bank. Estaban compuestos por John Lennon, Bill Smith y Pete Shotton, su íntimo amigo de correrías juveniles. Más tarde pasó por la banda gente como Eric Griffiths, Nigel Whalley, Rod Davis, Colin Hanton, Eric Griffiths, Len Garry o Ivan Vaughan, quien presentó en julio de 1957 a John a un muchacho llamado Paul McCartney, un amante del rock’n’roll y consumado instrumentista que asombró a Lennon con su guitarra, añadiéndolo con celeridad a la formación. Poco después, McCartney le recomendaría a un joven guitarrista, George Harrison. Lo demás ya es historia… En septiembre de 1957 y en la Liverpool Art College, John conoció a Cynthia Powell, con quien contrajo matrimonio el 23 de agosto de 1962. En abril de 1963 nacería su hijo Julian. En la escuela de arte también conocería a Stuart Sutcliffe. Cynthya y John, quien ya había comenzando una relación con la japonesa Yoko Ono desde 1966, se divorciarían en el año 1968. El 20 de marzo de 1969 Yoko y John contraerían matrimonio en Gibraltar. Antes de romper los Beatles, John Lennon ya había comenzado una carrera en solitario que siempre contó con el respaldo de su segunda esposa. Juntos habían completado en 1968 el disco "Two Virgins" (1968), un trabajo puramente experimental que consiguió notoria fama por la portada en la que aparecían totalmente desnudos. Las convicciones pacifistas de John Lennon se arraigaron aún más con Yoko, no dudando la pareja en pasar su luna de miel de manera pública en una habitación del hotel Hilton en Ámsterdam (Holanda), acontecimientos que ellos denominaron "Bed-in for peace". Posteriormente, continuarían sus aventuras avant-garde con "Life with Lions" (1969). También en su afán pacifista grabaría el sencillo "Give Peace a chance" (número 2 en Inglaterra y 14 en los Estados Unidos) y devolvería su condecoración a la Reina para protestar por el conflicto de Biafra.


Disco 1
  • 01. Working Class Hero
  • 02. God
  • 03. I Found Out
  • 04. Hold On
  • 05. Isolation
  • 06. Love
  • 07. Mother
  • 08. Remember
  • 09. Imagine
  • 10. "Fortunately"
  • 11. Baby Please Don't Go
  • 12. Oh My Love
  • 13. Jealous Guy
  • 14. Maggie Mae
  • 15. How Do You Sleep
  • 16. God Save Oz
  • 17. Do The Oz
  • 18. I Donít Want To Be A Soldier
  • 19. Give Peace A Chance
  • 20. Look At Me
  • 21. Long Lost John Disco 2
Disco 2
  • 01. New York City
  • 02. Attica State (live)
  • 03. Imagine (live)
  • 04. Bring On The Lucie
  • 05. Woman Is The Nigger of The World
  • 06. Geraldo Rivera - One to One Concert
  • 07. Woman Is The Nigger of The World (live)
  • 08. It's So Hard (live)
  • 09. Come Together (live)
  • 10. Happy Xmas
  • 11. Luck of the Irish (live)
  • 12. John Sinclair (live)
  • 13. The David Frost Show
  • 14. Mind Games (I Promise)
  • 15. Mind Games (Make Love, Not War)
  • 16. One Day At A Time
  • 17. I Know
  • 18. I'm The Greatest
  • 19. Goodnight Vienna
  • 20. Jerry Lewis Telethon
  • 21. "A Kiss Is Just A Kiss"
  • 22. Real Love
  • 23. You Are Here
Disco 3
  • 01. What You Got
  • 02. Nobody Loves You When You're Down And Out
  • 03. Whatever Gets You Through the Night (home)
  • 04. Whatever Gets You Through the Night (studio)
  • 05. Yesterday (parody)
  • 06. Be Bop A Lula
  • 07. Rip It Up/Ready Teddy
  • 08. Scared
  • 09. Steel And Glass
  • 10. Surprise, Surprise (Sweet Bird of Paradox)
  • 11. Bless You
  • 12. Going Down On Love
  • 13. Move Over Ms. L
  • 14. Ainít She Sweet
  • 15. Slippiní And Slidin'
  • 16. Peggy Sue
  • 17. Bring It On Home To Me/ Send Me Some Lovin'
  • 18. Phil and John 1
  • 19. Phil and John 2
  • 20. Phil and John 3
  • 21. "When In Doubt, Fuck It"
  • 22. Be My Baby
  • 23. Stranger's Room
  • 24. Old Dirt Road
Disco 4
  • 01. I'm Losing You
  • 02. Seans "Little Help"
  • 03. Serve Yourself
  • 04. My Life
  • 05. Nobody Told Me
  • 06. Life Begins At 40
  • 07. I Don't Wanna Face It
  • 08. Woman
  • 09. Dear Yoko
  • 10. Watching the Wheels
  • 11. I'm Stepping Out
  • 12. Borrowed Time
  • 13. The Rishi Kesh Song
  • 14. Sean's "Loud"
  • 15. Beautiful Boy
  • 16. Mr. Hyde's Gone (Don't Be Afraid)
  • 17. Only You
  • 18. Grow Old With Me
  • 19. Dear John
  • 20. The Great WokDisco 4
  • 21. Mucho Mungo
  • 22. Satire 1
  • 23. Satire 2
  • 24. Satire 3
  • 25. Sean's "In The Sky"
  • 26. It's Real
http://rapidshare.de/files/8908736/Jo_o_1.zip.gal
http://rapidshare.de/files/8908811/Jo_o_2.zip.gal
http://rapidshare.de/files/8908801/Jo_o_3.zip.gal
http://rapidshare.de/files/8908956/Jo_o_4.zip.gal

Password: rio

Descargar las partes y borrar del nombre de los archivos la extencion "gal"

Out of all the Beatles, John Lennon had the most interesting -- and frustrating -- solo career. Lennon was capable of inspired, brutally honest confessional songwriting and melodic songcraft; he also had a tendency to rest on his laurels, churning out straight-ahead rock & roll without much care. But the extremes, both in his music and his life, were what made him fascinating. Where Paul McCartney was content to be a rock star, Lennon dabbled in everything from revolutionary politics to the television talk-show circuit during the early '70s. After releasing a pair of acclaimed albums, John Lennon/Plastic Ono Band and Imagine, in the early '70s, Lennon sunk into an infamous "lost weekend" where his musical output was decidedly uneven and his public behavior was often embarrassing.

More John.

09 diciembre 2006

Stevie Ray Vaughan & BB King - Texas Flood

Stevie Ray Vaughan tiene una de las biografías mejores hasta ahora conocidas, en cuanto a logros y reconocimiento de público, crítica y compañeros del mundo del blues y la guitarra, a pesar de su corta carrera musical. Nacido en Dallas, Texas, en 1954, tardó 7 años en tener su primera experiencia con una guitarra, cuando le regalaron una de juguete, a la cuál se aficionó de forma inmediata. A partir de entonces empezó su aprendizaje, que continuó formando parte de algunos grupos amateur hasta 1969, cuando entró en el mundo del Blues en Austin, Texas. Después de formar parte de Blackbirds, The Nightcrawlers, Paul Ray & The Cobras (Con la que ganó el premio a la banda del año en marzo de 1977) o Triple Threat Revue, formó su banda definitiva, Double-Trouble (que después sería más bien conocida como Steve Ray Vaughan & Double-Trouble), a finales de 1977. En 1982 Mick Jagger recibirá una cinta de una grabación de Steve Ray, que provoca que éste llegue a invitar a la banda a una fiesta privada de The Rolling Stones en Nueva York. Poco después actuaría en el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza, lo que le llevaría a ganar un Grammy por Texas Flood, uno de sus mejores temas. Poco después, gracias a la fama conseguida, llegaría a oídos de John Hammond, que le daría la oportunidad de grabar su primer álbum, Texas Flood, que le haría conseguir los premios de Mejor Nuevo Talento, Mejor Álbum de Guitarra y Mejor Guitarrista de Electric Blues repartidos por la revista Guitar Player. al año siguiente es galardonado con el premio a Mejor Showman y Mejor Instrumentalista de Blues de los National Blues Awards. En 1990, tras haber lanzado su disco Family Style y haber superado su problema con las drogas, Steve Ray Vaughan murió en un accidente que sufrió el helicóptero que le llevaba a Chicago.


With his astonishingly accomplished guitar playing, Stevie Ray Vaughan ignited the blues revival of the '80s. Vaughan drew equally from bluesmen like Albert King, Otis Rush, and Muddy Waters and rock & roll players like Jimi Hendrix and Lonnie Mack, as well as the stray jazz guitarist like Kenny Burrell, developing a uniquely eclectic and fiery style that sounded like no other guitarist, regardless of genre. Vaughan bridged the gap between blues and rock like no other artist had since the late '60s. For the next seven years, Stevie Ray was the leading light in American blues, consistently selling out concerts while his albums regularly went gold. His tragic death in 1990 only emphasized his influence in blues and American rock & roll

07 diciembre 2006

Pink Floyd - Libro de acordes de "Wish You Were Here"

Tras el multimillonario "Dark Side of The Moon", Pink Floyd retrotrae la mirada a su primer líder, Syd Barrett, y le dedican desde su privilegiado estatus estelar este nuevo trabajo, un gran disco de rock progresivo de extensos y hechizantes temas rock con ligero soporte blues y opulentas texturas sónicas, expandidas con lacrimosas guitarras, etéreos teclados, flemáticos ritmos, atmosféricos sintetizadores y emotivas letras traspasadas con emocional vocalidad. El tributo a su antiguo compañero con las magistrales y cautivadores suites halladas en las dos partes de "Shine your crazy diamond" y la hermosa melodía acústica de "Wish you were here" junto a una visión ácida de la industria discográfica encontrada en las dos canciones de menor impacto del Lp, como son la afligida "Welcome to the machine" (recargada con sintetizadores y efectos para identificar la maquinaria criticada, el tema brilla por la pesarosa forma de interpretar el texto) o la sarcástica y bluesy "Have a cigar", la pieza más floja del disco que está cantada por Roy Harper, son las materias desarrolladas por la banda británica, que consolidaron con este album su patronazgo del rock sinfónico.




Pink Floyd followed the commercial breakthrough of Dark Side of the Moon with Wish You Were Here, a loose concept album about and dedicated to their founding member Syd Barrett. The record unfolds gradually, as the jazzy textures of "Shine On You Crazy Diamond" reveal its melodic motif, and in its leisurely pace, the album shows itself to be a warmer record than its predecessor. Musically, it's arguably even more impressive, showcasing the group's interplay and David Gilmour's solos in particular. And while it's short on actual songs, the long, winding soundscapes are constantly enthralling.

The Beatles - Libro con todas sus canciones (cifrado americano)

El grupo más trascendente de la historia del rock. Su aparición modificó por completo la significación de la música popular en todas sus vertientes, configurando una nueva etapa que trocaría por completo la expresión artística presente y futura, otorgando a la música popular un valor trascendental en las pautas lúdicas y socioculturales de la sociedad contemporánea. Su talento como autores, desarrollado en una intensa trayectoria repleta de evolución y originalidad, con una constante reinvención sónica, moldeó las bases claves de la composición pop y rock e impulsó una mímesis creativa en sus coetáneos, ejerciendo una inmensa influencia en cualquier grupo formado a raíz de su surgimiento.




So much has been said and written about the Beatles -- and their story is so mythic in its sweep -- that it's difficult to summarize their career without restating clichés that have already been digested by tens of millions of rock fans. To start with the obvious, they were the greatest and most influential act of the rock era, and introduced more innovations into popular music than any other rock band of the 20th century. Moreover, they were among the few artists of any discipline that were simultaneously the best at what they did and the most popular at what they did. Relentlessly imaginative and experimental, the Beatles grabbed a hold of the international mass consciousness in 1964 and never let go for the next six years, always staying ahead of the pack in terms of creativity but never losing their ability to communicate their increasingly sophisticated ideas to a mass audience.

Tenacious D - Tribute

Inicios: En 1985, a los dieciséis años, Jack Black conoció a Kyle Gass (24), en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando ambos entraron a formar parte de la compañía de teatro "The Actor's Gang" ("La pandilla de actores"). Aunque Black y Gass no se llevaban muy bien en un principio, con el tiempo lograron superar sus diferencias y Glass le enseñaría a Black a tocar la guitarra, para más tarde ofrecerle formar una banda. Aunque ambos cantaban y tocaban guitarra, a Jack Black se le suele considerar el cantante y a Kyle Gass el guitarrista principal. El primer disco (2001 - 2004): Tenacious D lanzó su primer disco, homónimo, en 2001. Fue producido por The Dust Brothers, y en él trabajaron también el vocalista y líder de Foo Fighters, Dave Grohl; el tecladista de Phish, Page McConnell; Warren Fitzgerald, guitarrista de The Vandals, y el bajista Steve McDonald. La mayoría de las canciones en el disco provinieron de versiones anteriores vistas en su programa de HBO. De él se desprende su canción más conocida hasta la fecha: "Tribute", es un tributo a la mejor canción del mundo, la cual fue escrita improvisadamente por "The D" para poder vencer a un demonio (representado por Dave Grohl en el video). mentablemente, la olvidaron, y esta canción tributo no se parece en nada a aquella. El actor Ben Stiller también hace una corta aparición en el video. Algunas de las primeras versiones de la "Tribute" tenían ciertas similitudes con "Stairway to Heaven", de Led Zeppelin sugiriendo así que "la mejor canción del mundo" era de hecho aquella. En la versión final, sin embargo, los indicios casi desaparecieron por completo. Tres canciones siguieron a "Tribute": "Wonderboy", "Dio" y "Fuck her gently". "Dio", es un tributo al músico Ronnie James Dio, en donde le piden que deje de hacer rock y darles tiempo para alcanzarlo como músicos. A Dio le gustó tanto la canción que invitó a Tenacious D a participar en su video "Push". El video de "Fuck her gently" (mayo 2004) mostraba animaciones de Spümcø, el estudio creador de la serie Ren y Stimpy. Gran parte de las canciones en el disco vienen precedidas de "sketchs" en los que Jack y Kyle pasan por una discusión o por el proceso creativo que termina finalmente en la canción. La mayoría de estos sketchs fueron adaptados de episodios de la serie "Tenacious D", pasada en HBO.

Rightfully hailed as "the greatest band on Earth," the super-sized acoustic metal/comedy duo Tenacious D was an unlikely success story. Actually, Tenacious D was probably so successful precisely because they were so unlikely: few people would imagine that two chunky guys bashing on acoustic guitars, singing songs like a tribute to the greatest song in the world (because they forgot how the greatest song in the world went after conquering the Devil with it) became one of the biggest cult bands of the late '90s and 2000s. But the sheer charisma, humor, and energy -- not to mention inspired songwriting -- of singers/guitarists/actors Jack Black and Kyle Gass (aka JB, Jables, KG, and Kage, among other aliases) took them from L.A.'s underground comedy scene to their own series on HBO and a major-label album deal. The crazed, wide-ranging sense of humor and intensity that Black brought to Tenacious D also made him a sought-after character actor, appearing in films like Bob Roberts, The Cable Guy, and Saving Silverman; Gass' film career includes supporting roles in Jacob's Ladder, Idle Hands, and Evolution. Similarly, the D's act showcased Black's theatrical, versatile vocals and Gass' deft support on the guitar in seemingly stream-of-consciousness songs about smoking pot, the duo's musical and sexual prowess, and subjects straight out of Dungeons & Dragons, as well as in equally absurd and inventive sketches. The duo met at an acting class and began playing together in 1994, making their live debut later that year at Al's Bar, playing just one number, the aforementioned homage to the world's greatest song, "Tribute." In the audience that night was comedian/actor David Cross, who invited Black and Gass to appear with him and other like-minded performers such as Ben Stiller and Janeane Garofalo in a series of alternative comedy shows. The D soon headlined shows at venues like Pedro's and Largo, planting the seeds of a die-hard cult following; not even their inauspicious film debut in 1996's Bio-Dome slowed their momentum. The following year, their appearances on Bob Odenkirk and Cross' brilliant HBO sketch comedy program Mr. Show With Bob and David and a 1998 performance of "Sex Supreme" -- which sang the praises of a ménage à trois with KG and JB -- on Saturday Night Live hinted at the duo's just-beneath-the surface popularity, which began to rise into the mainstream with the group's 1999 HBO series. Though it lasted just three episodes, Tenacious D included, among other adventures, the group's search for "Inspirato," the cosmic creative force; the love triangle between Black, Gass, and a heavily pierced, Satanic clog dancer who threatened to destroy the group; and the discovery of Lee, Tenacious D's biggest fan. More of the D's brilliantly dumb songs debuted on the show, and fans began trading and auctioning video and audiotapes of Tenacious D. The duo also played opening gigs for friends like Beck, Pearl Jam, and the Foo Fighters and embarked on their first full-fledged tour; Epic won a bidding war to sign the group. In 2000, Black's popularity and prominence as an actor grew with roles in films like Jesus' Son and, especially, High Fidelity, where his turn as the larger-than-life record store clerk Barry made him a bona-fide star. Meanwhile, the group worked on a self-titled debut album with the Dust Brothers, Dave Grohl, Phish's Page McConnell, Redd Kross' Steve McDonald, and other friends. In 2001, the D's momentum hit critical mass: The group set out on their second nationwide tour, playing significantly larger venues than before and selling out many of their dates. And, despite an attempt to recall Tenacious D at the last moment because of its back cover, which depicted two babies chained to an altar, their debut entered the charts at a surprisingly strong number 33. Meanwhile, Spumco, the production company of Ren & Stimpy mastermind John K., crafted an appropriately witty and raunchy video for the single "Fuck Her Gently," and, last but not least, the duo continued work on a Tenacious D movie.

06 diciembre 2006

En tus Brazos. (corto animado)

Disfruten de este hermoso corto animado “En Tus Brazos” Abunda creatividad, el sentimiento y el tango de Argentina. Pegan al bailarín más grande del tango de los años 20 en un sillón de ruedas después de un accidente trágico. Agradece a su esposa, él recupera el uso de sus piernas, la época de una danza imaginaria, “no me paran, no sostienen apretado”. Dirigido por François-Xavier Goby, Edouard Jouret y Matthieu Landour. Francia 2005. Presentado en festivales en París, Séoul y Bristol. Música: “En Tus Brazos” por Alfredo de Angelis y Oscar Larroca (vocal). Composición de Carlos Zárate. Lírica de Elizardo Martínez Vilas. Música: “EL Huracán” por Edgardo Donato. Composición de Osvaldo Donato.



Enjoy the beautiful French animation movie "En Tus Brazos" about how nothing can stop a tango dancing couple ... not even fate. It abounds with creativity, sentiment and argentine tango. The greatest tango dancer of the 20's is stuck in a wheelchair after a tragic accident. Thanks to his wife, he recovers the use of his legs, the time of one imaginary dance, ending entreating passionately "Don't stop, hold me tight". Directed by François-Xavier Goby, Edouard Jouret and Matthieu Landour. France 2005. Presented on festivals in Paris, Séoul and Bristol. Music: "En Tus Brazos" by Alfredo de Angelis and Oscar Larroca (vocal). Composition by Carlos Zárate. Lyric by Elizardo Martínez Vilas. Music: "El Huracán" by Edgardo Donato. Composition by Osvaldo Donato.

Guitar Legends, Expo'92 Sevilla

  • 01 Satch Boogie (Joe Satriani)
  • 02 Surfing With Alien (Joe Satriani)
  • 03 Always With Me Always With You (Joe Satriani)
  • 04 Big Bad Moon (Joe Satriani,Brian May)
  • 05 Liberty (Steve Vai,Brian May)
  • 06 Greasy Kids Stuff (Steve Vai)
  • 07 For The Love Of God (Steve Vai)
  • 08 More Than Words (Nuno Bettencourt,Gary Cherone)
  • 09 Driven By You (Brian May,Steve Vai)
  • 10 Guitar Solo (Brian May)
  • 11 Tie Your Mother Down (Brian May,Steve Vai,Joe Satriani)
  • 12 Funk #49 (Joe Walsh)
  • 13 Rocky Mountain Way (Joe Walsh,Brian May,Steve Vai,Joe Satriani)
  • 14 All Right Now (Paul Rogers,Brian May,Steve Vai,Joe Satriani)
  • 15 Now I'm Here (Brian May,Gary Cherone,Steve Vai,Joe Satriani)
  • 16 Hey Joe (Paul Rogers,Brian May,Steve Vai,Joe Satriani,Nuno Bettencourt,Joe Walsh)
http://rapidshare.de/files/9783043/guitar.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/9782925/guitar.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/9783135/guitar.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/9785578/guitar.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/9785692/guitar.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/9785611/guitar.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/9788282/guitar.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/9787602/guitar.part8.rar.html

Woodstock – The Movie

El festival de música y arte de Woodstock fue uno de los festivales de rock más famosos de la historia. Tuvo lugar en una granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. El festival tiene el nombre de Woodstock porque inicialmente estaba programado que tuviese lugar en un lugar del pueblo de Woodstock, en Ulster County; la oposición local casi cancela el evento, pero Sam Yasgur convenció a su padre Max Yasgur para acoger al concierto en los terrenos de la familia, localizados en Sullivan County. Ocurrieron tres muertes en el festival de Woodstock: una debida a una sobredosis de heroína, otra tras una ruptura de apéndice y una última por un accidente con un tractor. También ocurrieron dos nacimientos no confirmados en el festival. Woodstock es también el nombre de un famoso documental sobre el concierto dirigido por Michael Wadleigh y montado por Martin Scorsese. Fue estrenado en 1970 y ganó el premio Oscar al mejor documental. La película ha recibido el título de "culturalmente significativa" por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry.


Disco 1
(PART 1) – http://www.filefactory.com/file/a4c6aa/
(PART 2) – http://www.filefactory.com/file/425dfe/
(PART 3) - http://www.filefactory.com/file/074abc/


Disco 2
(PART 1) – http://www.filefactory.com/file/282c8b/
(PART 2) – http://www.filefactory.com/file/67939a/
(PART 3) – http://www.filefactory.com/file/12e064/


Password: HAVEDAT

The three-day Woodstock music festival in 1969 was the pivotal event of the 1960s peace movement, and this landmark concert film is the definitive record of that milestone of rock & roll history. It's more than a chronicle of the hippie movement, however; this is a film of genuine historical and social importance, capturing the spirit of America in transition, when the Vietnam War was at its peak and antiwar protest was fully expressed through the liberating music of the time. With a brilliant crew at his disposal (including a young editor named Martin Scorsese), director Michael Wadleigh worked with over 300 hours of footage to create his original 225-minute director's cut, which was cut by 40 minutes for the film's release in 1970. Eight previously edited segments were restored in 1994, and the original director's cut of Woodstock is now the version most commonly available on videotape and DVD. The film deservedly won the Academy Award for Best Documentary, and it's still a stunning achievement. Abundant footage taken among the massive crowd ("half a million strong") expresses the human heart of the event, from skinny-dipping hippies to accidental overdoses, to unpredictable weather, midconcert childbirth, and the thoughtful (or just plain rambling) reflections of the festive participants. Then, of course, there is the music--a nonstop parade of rock & roll from the greatest performers of the period, including Crosby, Stills, and Nash, Canned Heat, The Who, Richie Havens, Joan Baez, Ten Years After, Sly & The Family Stone, Santana, and many more. Watching this ambitious film, as the saying goes, is the next best thing to being there--it's a time-travel journey to that once-in-a-lifetime event.

04 diciembre 2006

Crossroads The Original Soundtrack

Ryland Peter Cooder nació en 1947, en Los Angeles de los Estados Unidos. Influenciado por las grabaciones de Josh White, comenzó a chapurrear, perdón, guitarrista autodidacta con la guitarra a los tres años. Y a los dieciséis sabía tocar la guitarra, la mandolina y el banjo. Fue pionero en el estilo llamado bottleneck blues guitar que se puede traducir como blues del embotellamiento, estilo que más tarde se haría marca registrada. Posiblemente el guitarrista de blues más fino y técnico de su generación. Su temprana andadura con grupos como ‘Taj Mahal’ y ‘Captain Beefheart’s Magic’ o sus fusiones étnicas como con el maliano Ali Farke Toure y el indio V.M. Bhatt, o con otros músicos cubanos, hawaianos o japoneses le dieron a sus instrumentacines mucha importancia, más de la que pudiese llegar a tener cualquier letra o vocalización musical. En 1964 ‘Taj Mahal’ en busca de nuevas ideas escuchó largo tiempo a Cooder, y le invitaron a grabar un disco con él, pero a mitad de la grabación ‘Taj Mahal’ se disuelve, dejando todo a medio hacer. Cuatro años más tarde entró en un estudio como músico de sesión para ‘Captain Beefheart’s Magic’, pero su profesionalidad les hizo llevarse al chico de gira por el Reino Unido. Una vez en Inglaterra, Ry escribió la banda sonora para la película ‘Candy’. Mientras trabajaba en el proyecto, los Rolling Stones se le acercaron para saber si podía trabajar con ellos en el LP ‘Let it bleed’ En 1970 tal era su reputación de músico de estudio que fichó por Warner/Reprise y grabó su primer disco: ‘Ry Cooder’. No lanzó otro disco hasta dos años después ‘Into the Purple Valley’ un gran álbum que le dió una proyección mayor. Con la guitarra española en mano, grabó ‘Boomer’s story’ en 1973, y introdujo musica gospel en ‘Paradise and lunch’ en 1974. Luego música hawaiana en el quinto ‘Chickenskin music’ en 1975. También anduvo por el camino del Jazz en 1978 grabando ‘Jazz’. ¡Que variedad! Cooder gozó de tremendo éxito en Europa, países como Alemania, Holanda y Reino Unido agotan sus discos en las estanterías. España sigue aislada en ese sentido. Con el disco ‘Bop till you drop’ en 1979, con un impresionante tema blues que te eriza los pelos “The Very Thing That Makes You Rich” y hace un bonito pleno en las listas de esos países. Continuó en 1980 con ‘Borderline –The slide area’ y en el año 1987 volvió a revisitar sonidos del Rock and Roll con su disco ‘Get rhythm’. Y a partir de su último LP redujo sus actuaciones y sus giras, siendo más discretas, pero siempre llenando los fieles circuitos de Europa y Estados Unidos. En 1997 hizo una gira mundial con músicos cubanos octogenarios: ‘Buena Vista Social Club’ dejando su arte plasmado en un disco en el año 2.000. Sin embargo, a Ry también se le conocerá como gran músico en bandas sonoras, películas como “The Long Riders”, “Candy”, “Gerónimo”, “Paris Texas”, “Crossroads”, “The end of violence”, etc.

  • 01. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Crossroads
  • 02. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Down In Mississippi
  • 03. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Cotton Needs Pickin'
  • 04. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Viola Lee Blues
  • 05. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - See You In Hell, Blind Boy
  • 06. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Nitty Gritty Mississippi
  • 07. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - He Made A Woman Out Of Me
  • 08. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Feelin' Bad Blues
  • 09. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Somebody's Callin' My Name
  • 10. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Willie Brown Blues
  • 11. Ry Cooder - Crossroads Soundtrack - Walkin' Away Blues

Whether serving as a session musician, solo artist, or soundtrack composer, Ry Cooder's chameleon-like fretted instrument virtuosity, songwriting, and choices of material encompass an incredibly eclectic range of North American musical styles, including rock & roll, blues, reggae, Tex-Mex, Hawaiian, Dixieland jazz, country, folk, R&B, gospel, and vaudeville. The 16-year-old Cooder began his career in 1963 in a blues band with Jackie DeShannon and then formed the short-lived Rising Sons in 1965 with Taj Mahal and Spirit drummer Ed Cassidy. Cooder met producer Terry Melcher through the Rising Sons and was invited to perform at several sessions with Paul Revere and the Raiders. During his subsequent career as a session musician, Cooder's trademark slide guitar work graced the recordings of such artists as Captain Beefheart (Safe As Milk), Randy Newman, Little Feat, Van Dyke Parks, the Rolling Stones (Let It Bleed, Sticky Fingers), Taj Mahal, and Gordon Lightfoot. He also appeared on the soundtracks of Candy and Performance. Cooder made his debut as a solo artist in 1970 with a self-titled album featuring songs by Leadbelly, Blind Willie Johnson, Sleepy John Estes, and Woody Guthrie. The follow-up, Into the Purple Valley, introduced longtime cohorts Jim Keltner on drums and Jim Dickinson on bass, and it and Boomer's Story largely repeated and refined the syncopated style and mood of the first. In 1974, Cooder produced what is generally regarded as his best album, Paradise and Lunch, and its follow-up, Chicken Skin Music, showcased a potent blend of Tex-Mex, Hawaiian, gospel, and soul music, and featured contributions from Flaco Jimenez and Gabby Pahinui. In 1979, Bop Till You Drop was the first major-label album to be recorded digitally. In the early '80s, Cooder began to augment his solo output with soundtrack work on such films as Blue Collar, The Long Riders, and The Border; he has gone on to compose music for Southern Comfort, Goin' South, Paris, Texas, Streets of Fire, Alamo Bay, Blue City, Crossroads, Cocktail, Johnny Handsome, Steel Magnolias, and Geronimo. Music by Ry Cooder (1995) compiled two discs' worth of highlights from Cooder's film work. In 1992, Cooder joined Keltner, John Hiatt, and renowned British tunesmith Nick Lowe, all of whom had played on Hiatt's Bring the Family, to form Little Village, which toured and recorded one album. Cooder next turned his attention to world music, recording the album A Meeting by the River with Indian musician V.M. Bhatt. Cooder's next project, a duet album with renowned African guitarist Ali Farka Toure titled Talking Timbuktu, won the 1994 Grammy for Best World Music Recording. His next world crossover would become one of the most popular musical rediscoveries of the 20th century. In 1997 Cooder traveled to Cuba to produce and play with a group of son musicians who had little exposure outside of their homeland. The resulting album, the Buena Vista Social Club, was a platinum selling international success that made stars of Compay Segundo, Ibrahim Ferrer and Rueben Gonzalez and earned Cooder another Grammy. He continued to work on projects with his Buena Vista band mates, including a collaboration with Manuel Galban in 2003 titled Mambo Sinuendo. His other work in the 2000's included sessions with James Taylor, Aaron Neville, Warren Zevon and Spanish diva Luz Casal. In 2005 Cooder released Chavez Ravine, his first solo album since 1987's Get Rhythm.

Crossroads - Duelo de guitarras.

Full Screen Player 0.6.0 Final

Full Screen Player es una aplicación totalmente gratuita que te permite reproducir una gran variedad de formatos de archivos de video como también DVD y VCD.Esta utilidad entre sus características te permite utilizar sus controles de reproducción desde la misma pantalla en la que estas viendo la película lo cual es muy cómodo. Además es fácil de usar a través de su sencilla interfaz como también te da la posibilidad de de cambiar la proporción de aspecto y zoom de los videos mientras los estas viendo.



DVD / video player for the amateurs of convenient full screen playback. Full Screen Player was developed specially for comfortable movie viewing. Playback of a video with physically damaged disks. The menu player does not close picture of film - it simply transparent. All elements of management is direct on a picture of film, occur at prompting the mouse, disappear. Fast increase of a picture and instant panning.Opens playlists standard VideoCD and most popular players. Search of a video on CD and DVD, his playback, and clever definition of the name of film. You were got by advertising on DVD! - passing of advertising and pictures. You very much would like at start DVD to look film, instead of the initial menu, where is necessary to press the "play" button! - passing of initial menus at review DVD.

Here are some key features of "Full Screen Player"
  • Remembers items of review at one time of overlooked film.
  • Three modes of shutdown of the computer.
  • Support plugins.
  • Support of two screen monitors.

03 diciembre 2006

The Fugees - Killing Me Softly

Trío de hip hop formado por Lauryn Hill, Pras Michael y Wyclef Jean. Los primeros que tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de Lauryn en Blunted on Reality, el debut de los Fugees allá por el 93, ya quedaron impresionados. Después llegaría su obra maestra The Score> (1996). El disco consiguió ventas de más de 17 millones de copias y convirtió a los Fugees en el grupo de rap más vendedor de todos los tiempos. Se hicieron con dos premios Grammy, mejor álbum de rap por The Score y mejor interpretación de R&B por la versión del clásico de Roberta Flack Killing Me Softly, un single que se convirtió en el himno hip hop del 96 y que asentó firmemente el éxito de los Fugees en los más alto. Los componentes tomaron su camino en solitario. En 2003 se publicó Greatest hits, aunque la vuelta parece que puede ser una realidad.


The Fugees translated an intriguing blend of jazz-rap, R&B, and reggae into huge success during the mid-'90s, when the trio's sophomore album The Score hit number one on the pop charts and sold over five million copies. The trio formed in the late '80s in the New Jersey area, where Lauryn Hill and Prakazrel Michel ("Pras") attended a local high school and began working together. Michel's cousin Wyclef Jean ("Clef") joined the group (then called the Tranzlator Crew), and the trio signed to Ruffhouse/Columbia in 1993. After renaming themselves the Fugees (a term of derision, short for refugees, which was usually used to describe Haitian immigrants). Though the group's debut album, Blunted on Reality, was quite solid, it reflected a prevailing gangsta stance that may have been forced by the record label. No matter how pigeonholed the Fugees may have sounded on their debut, the group had obviously asserted their control by the time of their second album, The Score. With just as much intelligence as their jazz-rap forebears, the trio also worked with surprisingly straight-ahead R&B on the soulful "Killing Me Softly With His Song," sung by Lauryn Hill. Elsewhere, Clef and Pras sampled doo wop and covered Bob Marley's "No Woman No Cry," giving the record familiarity for the commercial mainstream, but keeping it real with insightful commentary on their urban surroundings. The Score became one of the surprise hits of 1996, reaching number one on the pop charts and making the Fugees one of the most visible rap groups around the world. During 1997, the crew played on the Smokin' Grooves tour, and took time out while Hill gave birth to a child and Clef issued a solo album, The Carnival Featuring the Refugee Allstars. In 1998 Hill released her smash record The Miseducation of Lauryn Hill and in 2000 Clef released his second solo disc, The Ecleftic: 2 Sides II a Book. In turn, their solo success cast further doubt on another Fugees release.

02 diciembre 2006

David Gilmour - Live at Robert Wyatt's Meltdown 2002

Exclusivo ..::RokanRoll::..

Después de entrar a Pink Floyd al ingrato trabajo de reemplazo de Syd Barrett, David Gilmour demostró a lo largo de tres décadas que él no era, ni de lejos, ningún segundón. Y ha sabido, a lo largo de sucesivas rupturas, ser el timón de una banda emocionalmente inestable. Este DVD incluye lo mejor de una de sus más recientes presentaciones en el Royal Festival Hall, en la que revive con simpleza apabullante grandes momentos de Pink Floyd, suyos y de Syd Barrett. Además tiene de invitados a Richard Wright, Robert Wyatt , Bob Geldof, el 'Pink' de la película. El space rock de Pink Floyd en los años 70 parece no necesitar de los sintetizadores y efectos que creíamos imprescindibles. O por lo menos así lo demuestra David Gilmour en este concierto del año 2002. Tan sólo le basta su guitarra acústica y su voz para interpretar Shine On You Crazy Diamond, parte 1-5. Y es que son los arreglos los que hacen de este DVD (de sonido impecable y espectacular) algo imperdible para los seguidores de la banda. El espectáculo avanza gradualmente hacia una orquestación cada vez más rica y compleja, totalmente acústica, con excepción de los solos en guitarra eléctrica de Gilmour. Solos que demuestran por qué, a diferencia de Roger Waters, gran parte de la identidad instrumental de Pink Floyd la posee su guitarrista. Pero este concierto es mucho más que música de Pink Floyd y algunos covers interpretados por un miembro de la banda. Es una demostración de la calidad y el gusto musical de un músico con décadas de experiencia en el cuerpo, que lo diferencia de gran parte sus dinosáuricos coetáneos que ya hace tiempo perdieron el rumbo y la elegancia. Mención aparte merece la aparición del mítico Robert Wyatt en Confortably Numb.


Password: rokanroll

Videotrack:
  • 01. Shine on You Crazy Diamond Parts 1-5
  • 02. Terrapin
  • 03. Fat Old Sun
  • 04. Coming Back To Life
  • 05. High Hopes
  • 06. Je Crois Entendre Encore
  • 07. Smile
  • 08. Wish You Were Here
  • 09. Comfortably Numb
  • 10. Dimming of the Day
  • 11. Shine On You Crazy Diamond Parts 6-8
  • 12. A Great Day for Freedom
  • 13. Hushabye Mountain
  • 14. Dominoes
  • 15. Breakthrough
  • 16. Comfortably Numb

DVDrip/rmvb 296MB Calidad Exelente, total 01:31:07/Incluye Tapas.

Freed from the shackles of what Pink Floyd has become, David Gilmour sounds positively liberated on his new live DVD, David Gilmour in Concert. The years have snuck up on him, as it inevitably does to all of our heroes, but his voice is even more expressive now than it has ever been. He's actually becoming more like his long-estranged counterpart Roger Waters, and that's a good thing, a great thing in fact. They are both world-weary veterans having finally arrived at similar crossroads in their lives after drifting apart in their not-so-distant youth. Both men's voices are thinning, sometimes straining to reach notes. While Waters is still the bleeding-heart poet, and Gilmour still the guitar virtuoso, both seem tired of the bloated excesses of the rock n' roll machine that had welcomed them with open arms all those years ago, instead opting to embrace a more deconstructed approach to performing. Even moreso than Waters' latest hits tour, Gilmour has unearthed rarely performed gems and obscure covers, and has re-invented overplayed classics. The result is breathtaking. His take on Syd Barrett's seminal Terrapin is pure magic, and Dick Parry's sax solo on Shine On is a freeform revelation. It's this sense of experimentation that has been missing from Gilmour's repetoire since he and the Floyd recorded Dark Side. He's even managed to take his latter-day Floyd tunes into exciting new directions. Take High Hopes for example, what once sounded somewhat inflated and bombastic confined to its awkward Floyd-by-numbers construct, has now taken on a more stripped and organic flavor. Even his lyrics play better without the baggage of the brand name. It's also wonderful to see Richard Wright, playing Breakthrough from his own Broken China album, sounding relaxed and beautiful. Much of the beauty of the performances is in the rawness of the sound; often times you can hear each finger slide down the fret, each bend of the string. It's a clear and pristine recording to be sure, but it's not sterile and perfect, it's live, alive. Listening to the 5.1 surround, you could swear Gilmour is just feet away, acoustic guitar slung over his shoulder, entertaining guests at an intimate gathering. The bonus features are equally rewarding. Gilmour's cover of "Don't", the Leiber and Stoller song made classic by Elvis Presley, is heart-wrenchingly beautiful, and his rendering of Shakespeare's Sonnet 18, with Michael Kamen, is sublime. I was quite frankly shocked at how much I enjoyed this DVD. I've already played it more times than I've played Waters' excellent In The Flesh Live. I'd nearly forgotten how definitive Gilmour's guitar sound is, and how much I missed his voice. It's truly the sound of a wisened man with nothing to prove, a man no longer haunted by the ghost of Roger Waters. If this release is any indication of things to come, I will be waiting with just as much anticipation for Gilmour's next solo album as I am for Roger's, and praying for old friends to make amends.